Etiqueta: Historia del Arte

  • GLITCH ART – REVISITANDO LA MUERTE DEL ARTE

    GLITCH ART – REVISITANDO LA MUERTE DEL ARTE

     

    Tienes la cara del que acepta lo que ve porque está esperando despertar

    The Matrix


    Se trata, sobre todo, de una obsesión personal por las geografías perdidas y remotas.

    Es también -después de todo- una manera de estar solo…

    Quienes lo han probado alguna vez; aquellos que no han salido corriendo -espantados ante la perspectiva de saberse solos- han experimentado el inmenso placer que significa “perder los rumbos tradicionales” y entregarse por completo al sentimiento de percibirse extranjero.

    PODRÍA INTERESARTE: Moebius – El viaje a ninguna parte

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Good Vibrations” – Ferruccio Laviani©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “RBN” – Giacomo Carmagnola©

    Es algo muy cercano a un “orgasmo de libertad”, por así decirlo….

    Quien se ha cansado alguna vez de sí mismo sabe también lo liberador que puede llegar a ser eso de “perder la identidad”. Dejar atrás el nombre, la historia, los lazos y las fronteras.

    Hacerse nómada y trazar en sí mismo una línea de fuga donde, incluso, la misma noción del “sí mismo” no parece más que un sueño distante. En todos los tiempos y en todos los espacios.

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Vincent VIRIOT©

    De lo que se trata realmente es de percatarse que el “Arte” no existe…

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Vincent VIRIOT©

    De lo que se trata realmente es de percatarse que el “Arte” no existe…

    Ahora, lo importante para este caso no tendría por qué ser si debe permitírsele o no la entrada al “Glitch” dentro de las fronteras del “Arte”. Sobre todo cuando la misma noción de lo que se entiende por “Arte” puede remitir solamente a un cascarón vacío de sentido…

    Sería sencillo realizar una consulta popular, una especie de “plebiscito democrático” en el cual fuera posible poner a una cantidad x de personas frente a un grupo tremendamente variado de producciones (“artísticas”, accidentales, finamente elaboradas o simplemente artesanales) para que cada una realizara una lista en la que pudiera definir si lo que tiene al frente es o no es un producto “digno” de llamarse “artístico”; suficientemente “digno” como para ser exhibido en galerías y museos. Suficientemente “digno” para ser subastado, adquirido y revendido cuando su precio sea ya exorbitante.

    Sería un ejercicio interesante…

    TE RECOMENDAMOS: Wieslaw Walkuski – Recomponiendo las fronteras del arte contemporáneo

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Heitor Magno©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Glitch Art Is Dead” – Propiedad de Aleksandra Pieńkosz© y Zoe Stawska©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Giacomo Carmagnola©

    Podría objetarse entonces que para realizar semejante consulta haría falta un público mucho más especializado. Críticos de arte, curadores, diseñadores, arquitectos, artistas y coleccionistas tendrían que hacer parte del plebiscito por el arte y entregar entonces un criterio final que, casi con plena seguridad, sería similar -con mucho- al veredicto que podrían entregar los “legos” de la materia.

    Con esto no trato de implicar que el “saber” y la “ignorancia” sean equivalentes. Tampoco quiero decir, ni mucho menos, que “toda opinión vale lo mismo”, tanto si se trata de la opinión de un especialista como si se trata de la de una persona que desconoce la materia en cuestión.

    De lo que se trata realmente es de percatarse que el “Arte” no existe…

    Lo que se entiende por “Arte” puede remitir solamente a un cascarón vacío de sentido…

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Story of Mr. Wolf” – David Szauder©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Story of Mr. Wolf” – David Szauder©

    Lo que se entiende por “Arte” puede remitir solamente a un cascarón vacío de sentido…

    Existen “producciones plásticas creativas” a las que -casualmente- tratamos de encerrar dentro de los límites de un concepto que ha hecho aguas. Un concepto que sólo sirve bajo una lógica -demente- por clasificar, por reducir un fenómeno a la mínima expresión de su nombre.

    Un concepto-etiqueta que no designa ya nada porque lo que se produce bajo ese nombre no cabe ya dentro de los márgenes preestablecidos.

    No hay una “Muerte del Arte” como declaración apocalíptica. Existe más bien un concepto obsoleto dentro del cual no cabe ya el proceso creativo sino, simple y llanamente, el temor reverencial por lo que se vende, se usufructúa o se conserva en museos, galerías y oficinas de coleccionistas privados.

    Por supuesto, la diferencia abismal entre el concepto y el fenómeno se evidencia aquí notablemente.

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Heitor Magno©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Hide´n Seek” – Zoe Stawska©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Meltchrist” – Giacomo Carmagnola©

    Si el concepto “Arte” es obsoleto no lo es precisamente porque el fenómeno de “lo artístico” -la creación plástica- haya desaparecido.

    Así, el “Glitch” no es “Arte”…

    “Glitch” no corresponde a la misma clasificación, a la misma categoría escolar en la que encerramos a Rembrandt o a Renoir.

    “Glitch” es un terreno confuso y hasta “incomprensible” porque propone, como imagen de lo creativo, disposiciones que no corresponden en lo más mínimo a lo que sabemos de la Historia del Arte.

    Y es ahí, tal vez, donde recae la gran confusión y el inconveniente que el “Glitch” nos presenta: Si existe aún lo artístico, debe existir completamente desligado de la Historia del Arte.

    Lo artístico -como fenómeno- no se puede confundir con la historiografía del arte -como concepto-.

    Sería casi como pensar que se hace Filosofía simple y llanamente por conocer la Historia de la Filosofía.

    Hay una brecha muy amplia entre conocer la historia de los conceptos y, de hecho, producir conceptos. Así como existe un abismo considerable entre conocer la Historia del Arte y producirlo…

    “Glitch” representa, como lo dije en un principio, una obsesión personal por las geografías perdidas y remotas. Una manera de estar solo. Una forma de ser conmovido e interrogado por un producto creativo.

    Porque de eso tiene que tratarse precisamente el fenómeno de lo artístico. De producir una obra que mueva, que interrogue los breves cimientos sobre los cuales se fundamenta nuestra existencia prosaica, común y rutinaria.

    TE SUGERIMOS: La crítica de arte como búsqueda de sentido

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Aaron Jablonski©
    Lo que necesitamos es arte que nos golpee como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Arte que nos haga sentir desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Una obra de arte debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. 

    Paráfrasis de un texto original de Kafka

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    Aaron Jablonski©
    Lo que necesitamos es arte que nos golpee como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Arte que nos haga sentir desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Una obra de arte debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. 

    Paráfrasis de un texto original de Kafka

    El formato en el que se nos presente un producto artístico no tiene nada que ver con su capacidad para obligarnos a mirar con otros ojos -desde otra perspectiva- la tranquila superficie de nuestras vidas.

    Podría ser un óleo maravilloso o simple y llanamente un graffitti callejero. Podría ser también un formato digital el que se rebele contra nuestros estándares y nos provoque entonces una inquietud casi “malsana” y obsesiva. Una necesidad por saber, por conocer, por darle un sentido…

    “Glitch” representa y formula la grieta en nuestros conceptos. La pone en evidencia. Produce piezas digitales que son, también, como un interrogante: “¿Crees que es aire lo que estás respirando ahora?”

    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Glitch in the Matrix” – Tempdagawd©
    Glitch art contemporary artists databending and datamoshing digital photography intervention and distortion photoshop vaporwave
    “Oliver and the lost identity” – David Szauder©

    #creemosenelasombro

    ¡Comparte el asombro!

    Autor: @Un_Tal_Cioran

    NOTA: “Bifrontal Editores” no es dueña de las imágenes aquí mostradas. Éstas sólo se usan con fines informativos para nuestra revista digital (revistabifrontal.com). Los créditos respectivos son debidamente anotados con el nombre del autor o autores, propietarios de todos los derechos.

  • SANTIAGO CARUSO – LO SINIESTRO…

    SANTIAGO CARUSO – LO SINIESTRO…

     

    En este punto ya no cuenta ninguna «incertidumbre intelectual»: ahora sabemos que no se nos quiere presentar el producto de la fantasía de un loco, tras el cual, desde nuestra superioridad racionalista, pudiéramos discernir el estado de cosas positivo; y sin embargo. . . Ese esclarecimiento en nada ha reducido la impresión de lo ominoso.

    Sigmund Freud


    Es lo que vuelve lo que me preocupa…

    Lo que regresa cuando no se le está esperando.

    Lo que irrumpe sin ser invitado.

    La angustia primitiva que viene -de algún modo- a jugar un rato con la poca sensatez que nos queda. Y lo que queda de nosotros es entonces el pobre espanto sin nombre. El ojo siniestro que nos observa sutilmente desde los rincones más oscuros de la memoria. Allá donde no queremos ir.

    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Cynopolis” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “The Vessel” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Spectral House” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “From Below” – Santiago Caruso©

    Volvemos siempre -ya de noche- a contemplar con horror el abismo en el que se ha convertido un pasado que no se calla.

    Una sombra que rechina, que cruje los huesos, que tiene todos los rostros y ninguno.

    Recuerdo -si- cargar un recipiente de cristal con las entrañas aún tibias de mi padre.

    Tenía que llevarlas a enterrar, calle arriba, en el cementerio de mi pueblo.

    O regalárselas a quien las quisiera; a cualquiera que las necesitara para algún familiar en estado terminal.

    Fue una pesadilla espantosa…

    PODRÍA INTERESARTE: 5 cortos de terror (y un texto) sobre la muerte

    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Golpe a Golpe” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Hunger” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “House of windows” – Santiago Caruso©

    Pero es eso precisamente lo que vuelve; y ante lo cual no queda remedio sino espanto. El horror mudo de quien no puede nada contra los fantasmas de su pasado.

    Lo siniestro, que no tiene nombre sino muecas de angustia. Lo que no tiene nombre sino gritos que nadie escucha…

    No se puede obligar a una obra a decir lo que nunca ha dicho. Pero no se puede negar, sin embargo, que hay algo familiar -algo a lo que sin embargo queda muy difícil darle un nombre- en las maravillosas piezas de horror concebidas por el artista argentino Santiago Caruso.

    TE RECOMENDAMOS: Daniel Danger – La sutil delicadeza del horror

    Volvemos siempre -ya de noche- a contemplar con horror el abismo en el que se ha convertido un pasado que no se calla.

    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “La Condesa sangrienta” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “La condesa sangrienta” – Santiago Caruso©

    Volvemos siempre -ya de noche- a contemplar con horror el abismo en el que se ha convertido un pasado que no se calla.

    Lo que habita en ellas es el espanto. Lo que se reprime sin éxito porque no termina nunca de regresar. De modularnos desde nuestras más oscuras pesadillas su propio nombre, oscuro e indescifrable.

    Santiago Caruso nos regala obras de un asombro y un horror absoluto. Cercanas -de algún modo- al trabajo de Francis Bacon, Giger y el propio Fuseli, sin caer en la repetición ni el cliché, toca las fibras de un horror que cargamos con nosotros, que llevaremos siempre en nuestros ojos hasta que venga por fin la Parca a cerrarlos definitivamente…

    Lo innombrable. Lo siniestro. Lo ominoso. Eso que alguna vez el mismo Freud intentó descifrar…

    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Maharal of Prague” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “The smile of Hiroshima” – Santiago Caruso©
    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Throne of Chaos” – Santiago Caruso©

    Y es precisamente lo que vuelve. Lo que de día, a la luz de la razón, rechazamos por ponernos demasiado cerca del abismo incontrolable de la psicosis. De la locura. De lo azaroso e impredecible. La anarquía de un horror al que nuestra conciencia ha puesto a dormir en los desvanes, en los sótanos más oscuros de nuestro ser…

    Y es eso lo que no deja de hacer un ruidito molesto, incómodo. Un murmullo sordo que, ya en las noches, vuelve a nosotros como un mar furioso a reclamar nuestra cordura.

    La obra de Santiago Caruso es hermosa porque viene a darle nombre a nuestra cobardía…

    Al triste miedo que nos hace esclavos de lo que ocultamos.

    SEGURO TE INTERESA: 10 juegos para bordear lo sublime y lo monstruoso

    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Virus of submission” – Santiago Caruso©

    Lo que habita en ellas es el espanto. Lo que se reprime sin éxito porque no termina nunca de regresar. De modularnos desde nuestras más oscuras pesadillas su propio nombre, oscuro e indescifrable.

    Santiago Caruso artist painter illustrator from Argentina surreal drawings nightmarish paintings
    “Virus of submission” – Santiago Caruso©

    Lo que habita en ellas es el espanto. Lo que se reprime sin éxito porque no termina nunca de regresar. De modularnos desde nuestras más oscuras pesadillas su propio nombre, oscuro e indescifrable.

    De aquellos secretos inconfesables que, a fuerza de mantenerse ocultos, han venido a desbordarse hasta las límites de una angustia incomprensible.

    Si, nuestros fantasmas seguirán ahí, aullándonos sin pausa ni prisa hasta que algún día logremos -por fin- mirarlos a los ojos…

    #creemosenelasombro

    ¡Comparte el asombro!

    Visita el sitio web de Santiago Caruso para conocer más de su obra Aquí

     

    Autor: @Un_Tal_Cioran

    NOTA: “Bifrontal Editores” no es dueña de las imágenes aquí mostradas. Éstas sólo se usan con fines informativos para nuestra revista digital (revistabifrontal.com). Los créditos respectivos son debidamente anotados con el nombre del autor o autores, propietarios de todos los derechos.

  • WIESLAW WALKUSKI –  RECOMPONIENDO LAS FRONTERAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

    WIESLAW WALKUSKI – RECOMPONIENDO LAS FRONTERAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

     

    Si un concepto es mejor que uno anterior es porque permite escuchar  variaciones nuevas y resonancias desconocidas, porque efectúa reparticiones insólitas, porque propone sentidos alternativos en relación con problemas siempre variables.

    Gilles Deleuze


    Se parecen; las revoluciones y los cambios generacionales. Tienen cosas en común.

    En ambos casos se trata sobre todo de «matar al padre» (figurativamente en uno, y violentamente real en el otro).

    Hay que fundarse, hacerse a una identidad sobre los restos aún tibios de los predecesores. Sobre el viejo nombre de lo que fuera «La ley», toda revolución -toda generación- opone su propia reinterpretación del mundo.

    Lo que se conoce hoy bajo el rótulo de «arte contemporáneo» tendrá que ser también un día sometido al inalienable juicio de la historia.

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    Wieslaw Walkuski©
    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    Wieslaw Walkuski©

    Lo que se conoce hoy bajo el rótulo de «arte contemporáneo» tendrá que ser también un día sometido al inalienable juicio de la historia.

    Más tarde se hace institución… Y desde los fondos mismos de lo que toda gran reforma reprime, desde esos sumideros de los olvidados se levanta entonces una nueva revolución -una nueva generación- dispuesta a reanudar el inquebrantable circo de la historia.

    Es el eterno retorno de lo mismo. El eterno retorno de la diferencia. Pero es lo que vuelve. Lo que busca «ser» por fuera del canon y también lo que termina siendo ley un día. La misma ley que tendrá que ser revocada y ajusticiada bajo el entusiasmo juvenil de las nuevas generaciones. Aquellos que algún día harán parte también de lo obsoleto, lo arcaico. Las viejas glorias…

    Lo que se conoce hoy bajo el rótulo de «arte contemporáneo» tendrá que ser también un día sometido al inalienable juicio de la historia. El paso del tiempo es implacable para todo y para todos.

    Algún día la «muerte de lo figurativo» y el temible entusiasmo que genera hoy la «democratización» del arte nos pasarán factura, y sabremos entonces qué tan sólido era el «¡Todo vale!» como justificación de cualquier producción a la que medianamente pudiéramos llamar artística.

    TAL VEZ TE INTERESE: «Glitch» – Revisitando la muerte del arte

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    “Danton” – Wieslaw Walkuski©

    Hay producciones contemporáneas que, como decía Kafka al respecto de ciertos libros, son “como una desgracia dolorosa”, “como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos”.

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    “Danton” – Wieslaw Walkuski©

    Hay producciones contemporáneas que, como decía Kafka al respecto de ciertos libros, son “como una desgracia dolorosa”, “como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos”.

    Sin caer en la banalidad de las generalizaciones, nos hace falta también buscar, interrogarnos y comprender que muchas producciones son realmente valiosas. Que hay algo en ellas que nos interroga. Producciones (cuadros, fotografías, grafittis o instalaciones) que, en sí mismas, parecen más una herida abierta. Un agujero negro dispuesto a quitarnos cualquier base sobre la cual creíamos fundamentar sólidamente todas nuestras nociones y prejuicios…

    Hay producciones contemporáneas que, como decía Kafka al respecto de ciertos libros, son «como una desgracia dolorosa», «como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos».

    Pero en eso precisamente tiene que radicar nuestra astucia. Es necesario afilar los ojos, el tacto y los sentidos ante la corriente del arte y ajustar criterios sólidos para diferenciar lo valioso -lo que nos conmueve- de lo banal. Del «arte» como producto de consumo masivo -como entretenimiento- frente a algunas producciones que no vienen a ofrecer respuestas sino inquietudes hondas…

    Espero no equivocarme pero supongo que «La fuente» de Duchamp detonó una revolución en la historia del arte que ahora, más allá de haber sido por muchos años el fundamento primordial del arte contemporáneo, ha devenido cliché.

    TE RECOMENDAMOS: La crítica de arte como búsqueda de sentido

    Porque también es cierto que toda resistencia -toda revolución- sobrevive hasta que se hace víctima de su propia leyenda.

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    «Caligula» – Wieslaw Walkuski©
    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    «Caligula» – Wieslaw Walkuski©

    Porque también es cierto que toda resistencia -toda revolución- sobrevive hasta que se hace víctima de su propia leyenda.

    Y no precisamente porque la obra en sí misma carezca de relevancia o valor. Sino -paradójicamente- porque su relevancia y su valor se han exagerado, repetido y reinterpretado hasta el extremo de despojarla de cualquier autoridad para fundamentar en ella una noción medianamente seria de lo que «debe ser» el arte.

    Fue la revolución del «concepto» lo que terminó por devorar el status de «lo figurativo» en el arte.

    Nos basta la historia reciente para confirmar que el símbolo de una generación -de una rebelión- devino institución… Que batallando contra todas las maquinarias del arte (museos, curadores, coleccionistas y demás) acabó cayendo bajo el mismo peso de su mitología.

    Lo conceptual en el arte se hizo leyenda y acabó por naufragar en las aguas del cliché…

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    “Julius Caesar» – Wieslaw Walkuski©
    Aún antes de pintar han pasado muchas cosas. Es por eso que pintar implica una especie de catástrofe sobre la tela para deshacerse de todo lo que precede (…) ¿Cómo llamar a esas cosas de las que el pintor tiene que desembarazarse? (…) Los pintores le han dado a menudo un nombre, casi técnico, en su propio vocabulario: los clichés. Se diría que los clichés están ya sobre la tela aún antes de que se la haya comenzado (…) que todas las abominaciones de lo que es malo en la pintura están ya ahí

    DELEUZE Gilles, “Pintura, el concepto de diagrama”

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    “Julius Caesar» – Wieslaw Walkuski©
    Aún antes de pintar han pasado muchas cosas. Es por eso que pintar implica una especie de catástrofe sobre la tela para deshacerse de todo lo que precede (…) ¿Cómo llamar a esas cosas de las que el pintor tiene que desembarazarse? (…) Los pintores le han dado a menudo un nombre, casi técnico, en su propio vocabulario: los clichés. Se diría que los clichés están ya sobre la tela aún antes de que se la haya comenzado (…) que todas las abominaciones de lo que es malo en la pintura están ya ahí

    DELEUZE Gilles, “Pintura, el concepto de diagrama”

    Wieslaw Walkuski viene a regalarnos una obra impresionante en la que, de alguna manera, se puede afirmar que hizo catástrofe sobre sus posters al suprimir la simulación de una revolución -la revolución de lo conceptual- que se inmovilizó a sí misma al convertirse en canon. Una forma de producir arte que ya no puede dar cuenta de lo que esta contemporaneidad de la era digital está afrontando.

    Y se le puede llamar catástrofe precisamente por el doble ejercicio que implica suprimir una manera de trabajar el arte, que se arriesga a proponer lo figurativo por encima del «concepto», pero que, aún a pesar de esto, logra dejarnos la incógnita. Logra plantearnos la pregunta por lo elemental. Por el drama humano que -no importa a qué generación pertenezca- se repite innumerablemente.

    La obra de Walkuski resulta significativa porque no depende de ideales prestados -y por eso mismo inoficiosos- sino que, aún plegándose sobre lo clásico (lo figurativo) logra dejar una marca -una incógnita- más allá.

    Sus obras parecen buscar un cierto retorno a lo único real que nos queda – nuestro cuerpo – no sólo frente a la catástrofe que implica asimilar la nulidad del recién envejecido «¡Todo vale!», sino hacerle frente a la necesidad de construir algo nuevo. Un nuevo sentido que no tenga nada que ver con la impostura, la repetición o la glorificación de nuevos ídolos con pies de barro.

    TAL VEZ QUIERAS LEER: Archillect – Un algoritmo para producir / re-producir arte

    Crear es, ante todo, un duelo. Un duelo por la vieja imagen de uno mismo, y por la vieja imagen que lo otro proyectaba sobre uno.

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    «Idioci» – Wieslaw Walkuski©
    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    «Idioci» – Wieslaw Walkuski©

    Crear es, ante todo, un duelo. Un duelo por la vieja imagen de uno mismo, y por la vieja imagen que lo otro proyectaba sobre uno.

    Para lograr esto no sólo se hace necesario ejercer una catástrofe, sino también llevar a cabo un duelo por eso que se ha perdido o contra lo cual se ha luchado, contra ese sustento -el viejo «padre»; el canon de lo establecido- sobre el cual ya no es posible encontrar ningún soporte.

    Crear es, ante todo, un duelo. Un duelo por la vieja imagen de uno mismo, y por la vieja imagen que lo otro proyectaba sobre uno. Un duelo por las nociones que sustentaban la existencia. Un duelo por lo que creíamos que hacía valioso al arte contemporáneo.

    En fin, un duelo por el que fuimos y al cual no podemos ya volver…

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    “King Lear» – Wieslaw Walkuski©

    Así como hay un duelo por el amor, hay un duelo por el saber, y tienen ambos algo en común, se viven como el hundimiento de un mundo

    Estanislao Zuleta – “Arte y Filosofía”

    Wieslaw Walkuski polish graphic designer painter surreal posters contemporary art mystery horror gore
    “King Lear» – Wieslaw Walkuski©

    Así como hay un duelo por el amor, hay un duelo por el saber, y tienen ambos algo en común, se viven como el hundimiento de un mundo

    Estanislao Zuleta – “Arte y Filosofía”

    #creemosenelasombro

    ¡Comparte el asombro!

    Puedes conocer más de la obra de Wieslaw Walkuski AQUÍ

    Autor: @Un_Tal_Cioran

    NOTA: “Bifrontal Editores” no es dueña de las imágenes aquí mostradas. Éstas sólo se usan con fines informativos para nuestra revista digital (revistabifrontal.com). Los créditos respectivos son debidamente anotados con el nombre del autor o autores, propietarios de todos los derechos.

  • MONEY ART – LA SUB-VERSIÓN DEL «PEQUEÑO» ARTE

    MONEY ART – LA SUB-VERSIÓN DEL «PEQUEÑO» ARTE

     

    El perfil del desheredado, del proletario, ha ido adoptando, sin que nos hayamos dado cuenta, unos rasgos diferentes de los de antes: El mundo vuelve a estar lleno de figuras de pasión. Son los expulsados, los proscritos, los ultrajados, los despojados de su patria y de su terruño, los empujados por la brutalidad de las simas más hondas. Ahí es donde están las catacumbas de hoy; y no se las abre por el mero hecho de hacer que los desheredados voten de cuando en cuando de qué manera quieren que la burocracia administre su miseria.

    La emboscadura – Ernst Junger.


    Crear es, ante todo, resistir…

    Resistir la cosificación, la manipulación mediática, el «olvido indiferente» -imperceptible- de las maquinarias del poder.

    Crear es salir, a patadas si es necesario, del triste fango de la maquinaria. De la insufrible cárcel sin barrotes del bienestarismo.

    Plantarse firmemente en oposición a la marginalización. Pronunciar el grito contra todos los protocolos, contra todas las políticas que nos quieren sumisos, normalizados. Producto «estándar» del «welfare nightmare»…

    TAL VEZ QUIERAS LEER: Butcher Billy – Resentir, resistir, rebelarse

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©

    ¿Por qué llevas puesto ese estúpido traje de hombre?

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©

    ¿Por qué llevas puesto ese estúpido traje de hombre?

    Leyendo acerca del proyecto «Money art», del artista, docente e ilustrador Donovan Clark, surgieron varios interrogantes frente al papel, si bien no del Arte (el gran arte, con mayúsculas; el que habita museos empolvados y oficinas de coleccionistas y multinacionales) tal vez si del arte (con minúsculas). El callejero.

    Ese que, aunque aún resiste, tal vez aspira algún día a verse cooptado por la insufrible maquinaria de museos, curadores, inversionistas, especuladores y hasta críticos de folletín.

    Porque también es cierto que toda resistencia -toda revolución- sobrevive hasta que se hace víctima de su propia leyenda. Hasta que alcanza un nombre (y un status). Hasta ese momento en el que por fin naufraga bajo su propio peso y los grandes sistemas (omnívoros y brutales) terminan por asimilarla como si sólo fuera «another brick in the wall»…

    PODRÍA INTERESARTE: Wild Drawing – El arte es sueño

    El «Welfare State» significa la culminación del capitalismo y el surgimiento del «Homo Consumens», un nuevo individuo que tiene un papel fundamental como motor de la rueda de producción-consumo, como consumidor insaciable, insatisfecho y alienado, que demanda bienes de consumo nuevos, artificiales y absolutamente innecesarios

    Enrique T. Galván

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    El «Welfare State» significa la culminación del capitalismo y el surgimiento del «Homo Consumens», un nuevo individuo que tiene un papel fundamental como motor de la rueda de producción-consumo, como consumidor insaciable, insatisfecho y alienado, que demanda bienes de consumo nuevos, artificiales y absolutamente innecesarios

    Enrique T. Galván

    Pero eso lo sabemos de sobra. Ya no somos la hermosa ingenuidad del «Mayo del 68». Nosotros no representamos, precisamente, «la imaginación al poder».

    Nosotros somos, de alguna forma, una generación de emboscados. Los indignados de las redes sociales… Los inconformes de la pantalla táctil y el teclado virtual…

    Sin embargo, todavía resistimos. Estamos aquí tratando de reinventarnos. De darnos un espacio en medio de un mundo siempre hostil.

    Y de eso se trata todo esto precisamente.

    No hace falta (como ya lo hemos dicho muchas veces) que el «pequeño arte» se ajuste a los cánones inmortales de la grandeza (aunque también es cierto que existe tal grandeza). Pero nos interesa igualmente la pequeña creación. La que pasa a veces desapercibida. La que no tiene cabida en grandes publicaciones y de la cual no se ocupan los especialistas más renombrados.

    TE RECOMENDAMOS: El principio de lo eterno – 6 artistas gif

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©

    Pobres aquellos que jamás han disfrutado del arte. A ellos les pertenece la miseria…

    @Un_Tal_Cioran

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©

    Pobres aquellos que jamás han disfrutado del arte. A ellos les pertenece la miseria…

    @Un_Tal_Cioran

    Ahí hay también una noción de «lo que resiste». Lo que subsiste al embate silencioso y mortal del «profit».

    Donovan Clark nos trae una pequeña muestra de eso que todavía resiste en nosotros. «Money art» representa el conatus de lo que no se conforma y sale en busca de una manera distinta de mirar, entender, y reinterpretar el mundo. De buscarle otra vuelta de tuerca. De tomar sus propias armas y resignificarlas. Despojarlas de todo simbolismo y transformarlas en su caricaturización.

    «Money art» es una muestra (tal vez simple y hasta ligera) de lo que se ríe ante la imperturbable seriedad de los predicadores del «Crash financiero». De los especuladores. De los corruptos.

    Si eres lo suficientemente subversivo como para escribir en los billetes de banco, entonces considéralo un acto revolucionario. El dinero pasa de mano en mano. Los ricos, los pobres, independientemente de su color de piel, creencias, ideas, sentimientos, miedos, esperanzas. El dinero es nuestro lobo, nuestro canal, nuestra prisión, nuestro maestro, nuestra triste ilusión de libertad. Nuestro enemigo común.

    Movimiento «Montre ton indignation sur les billets de banque»

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Si eres lo suficientemente subversivo como para escribir en los billetes de banco, entonces considéralo un acto revolucionario. El dinero pasa de mano en mano. Los ricos, los pobres, independientemente de su color de piel, creencias, ideas, sentimientos, miedos, esperanzas. El dinero es nuestro lobo, nuestro canal, nuestra prisión, nuestro maestro, nuestra triste ilusión de libertad. Nuestro enemigo común.

    Movimiento «Montre ton indignation sur les billets de banque»

    «Money art» viene a ser, también, una mueca de sarcasmo y una especie de denuncia en contra de la manipulación de todas las maquinarias del poder (político, armado, religioso, económico, y así sucesivamente en un largo etcétera).

    Sobrevivirá la resistencia (el pequeño o el gran arte) hasta que perdure en nosotros la imaginación. Las ganas de seguir creando y resistiendo.

    Y como ya lo dijimos alguna vez: Pobres aquellos que jamás han disfrutado del arte. A ellos les pertenece la miseria…

    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©
    Donovan Clark "Money Art" graphic designer painter illustrator subversive contemporary art pop culture icons drawn on paper bills
    «Money Art» – Donovan Clark©

    #creemosenelasombro

    ¡Comparte el asombro!

    ¿Te gustaría conocer más del proyecto «Money Art»? Visita algunas de las redes sociales de Donovan Clark:

    Instagram, Deviant-Art, Tumblr o Blogger

    NOTA: “Bifrontal Editores” no es dueña de las imágenes aquí mostradas. Éstas sólo se usan con fines informativos para nuestra revista digital (revistabifrontal.com). Los créditos respectivos son debidamente anotados con el nombre del autor o autores, propietarios de todos los derechos.

  • «STEPWELLS» – ABISMOS ESCALONADOS

    «STEPWELLS» – ABISMOS ESCALONADOS

     

    Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo.

    Jorge Luis Borges – La casa de Asterión


    Los «stepwells» son “abismos” escalonados; pisos subterráneos llenos de columnas de piedra ornamentada y esculturas que, por momentos, parecen esconderse entre las sombras de un pasado glorioso (remoto e inalcanzable).

    En la India tienen muchos nombres, «Vav» y «Baoli» son algunos de ellos. Sin embargo, estas «Casas de Asterión» son conocidas en occidente como «Stepwells» (cuya traducción equivaldría a “Pozo escalonado”).

    El propósito de un “stepwell” es simple: proporcionar agua 24/7 durante todo el año.

    TE RECOMENDAMOS: Inframundos – Arquitectura subterránea

    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©

    En la India existen algunas zonas bastante secas, razón por la cual (hace aproximadamente 6 o 7 siglos) el acceso a las aguas subterráneas implicaba cavar hoyos de hasta nueve pisos de profundidad; y la única manera de llegar al agua enterrada era a través de largos pasillos escalonados.

    En la actualidad, cuando las lluvias monzónicas finalmente llegan, luego de semanas o meses de prolongadas esperas, el nivel freático se eleva significativamente y muchos de los escalones – si no todos – se sumergen, revelándose gradualmente una vez que el nivel del agua ha disminuido.

    PODRÍA INTERESARTE: Indoor desert – La casa tomada

    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©

    Recientemente, el “stepwell” más grandioso de todos – Rani ki Vav en Patan, Gujarat – fue declarado «Patrimonio de la Humanidad» por la UNESCO luego de muchos años en «lista de espera».

    Victoria Lautman (periodista y miembro del «Comité para los Derechos Humanos» en Chicago) fue la persona encargada de realizar este magnífico e impresionante documento gráfico en un viaje alucinantemente hermoso.

    ¡Disfruta el resultado!

    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©
    Stepwells Baori Baoli underground pools and wellsprings wonders of ancient architecture from India photographs by Victoria Lautman
    “Stepwells» – Victoria Lautman©

    #creemosenelasombro

    ¡Comparte el asombro!

    NOTA: “Bifrontal Editores” no es dueña de las imágenes aquí mostradas. Éstas sólo se usan con fines informativos para nuestra revista digital (revistabifrontal.com). Los créditos respectivos son debidamente anotados con el nombre del autor o autores, propietarios de todos los derechos.

  • «LOVING VINCENT» – POR SUPUESTO…

    «LOVING VINCENT» – POR SUPUESTO…

     

    No se suicidó en un ataque de locura… Por el contrario, acababa (…) de descubrir qué era y quién era él mismo, cuando la conciencia general de la sociedad, para castigarlo por haberse apartado de ella, lo suicidó.

    Van Gogh, el suicidado por la sociedad – Antonin Artaud


    Quien ha intentado alguna vez comunicar alguna pasión, por simple o miserable que parezca, se ha visto fracasar rotundamente en el intento. Bien porque su interlocutor es incapaz de comprenderlo, o bien porque (sucede muchas veces) ponerse a uno mismo en palabras es una tarea abismal.

    Pero aquí estamos…

    Compartimos una suerte de pasión desquiciada por la obra de nuestro querido pelirrojo holandés; y nosotros mismos no sabríamos explicar muy bien los motivos.

    El uso del color -podrían decir algunos- su vida «triste» o su genial producción artística -dirán otros-. Las pinceladas, los trazos, el contraste frenético, los cipreses que parecen llamaradas, los alucinantes cielos nocturnos.

    «Dreams» de Akira Kurosawa, fue mi primer contacto con Van Gogh. Era un niño todavía y no podía creer lo que estaba viendo.


    [cherry_video_preview source=»https://vimeo.com/30858483″ control=»show-on-hover» custom_class=»full-width»][/cherry_video_preview]


     

    Caí sin remedio ante el abismo de semejante belleza. Sentí miedo, curiosidad, intriga y asombro. Sobre todo asombro.

    Pasaron muchos años antes de enterarme -por azares que ahora no recuerdo- que la melodía que me había atormentado (y ante esto vale la pena hacer la salvedad de que, por ejemplo, solía sentir un terror desconocido cada vez que escuchaba el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven) durante «el sueño» que Kurosawa le dedica a Van Gogh, había sido compuesta por Chopin.

    Al cabo de la «vejez» llegué a tomarle mucho cariño. De alguna forma, esa melodía representaba un momento crucial de mi vida.

    Significaba un acercamiento definitivo a la obra del pelirrojo.

    Representaba un encuentro radical ante el cual ya había sucumbido sin remedio.

    Implicaba -ahora lo entiendo- un cariño desquiciado por la obra del «loquito sin oreja».

    Y así sucesivamente…

    Lo más extraño es, tal vez, compartir esa misma obsesión con tantas personas. Diseñadores, artistas visuales, fotógrafos, cineastas, ilustradores y personas que han encontrado en Van Gogh una especie de devoción. Una manera de condenarse «tranquilamente» a su propia sensibilidad.

    Luca Agnani (artista italiano experto en videomapping) es uno de estos «atormentados» de la belleza.

    Recientemente aplicó varias técnicas propias del diseño 3D para realizar un tesoro visual en el que algunas de las más hermosas pinturas de nuestro querido holandés -casi literalmente- cobran vida.


    [cherry_video_preview source=»https://vimeo.com/76857216″ control=»show-on-hover» custom_class=»full-width»][/cherry_video_preview]


     

    Y así, la fiebre «Vincent» ha seguido expandiéndose en las manos de creativos que cada vez parecen llevar «más allá» esta desquiciada obsesión compartida. Breakthru Studio, tras una labor intensa y agotadora -han trabajado en este proyecto por más de 8 años- lograron darle vida, sonido y movimiento al mismísimo Van Gogh en un largometraje que esperamos ansiosamente.

    Disfruta los breves destellos de lo que promete ser un magnífico trabajo.


    [cherry_video_preview source=»https://vimeo.com/60825345″ control=»show-on-hover» custom_class=»full-width»][/cherry_video_preview]

     

     


    #creemosenelasombro

    ¡Comparte el asombro!

    Visita el sitio web de Luca Agnani Studio (¡realmente es brutal!) AQUÍ

    Visita también el sitio web de Breakthru Studios AQUÍ

     

    Autor: @Un_Tal_Cioran

    NOTA: “Bifrontal Editores” no es dueña de las imágenes aquí mostradas. Éstas sólo se usan con fines informativos para nuestra revista digital (revistabifrontal.com). Los créditos respectivos son debidamente anotados con el nombre del autor o autores, propietarios de todos los derechos.